argia.eus
INPRIMATU
Ana Laura Aláez. Artista
“A sociedade empéñase en que a arte teña un efecto inmediato, e non é así”
  • Escultor de “estética radical”, afirma Wikipedia. De feito, Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964) utiliza materiais e puntos de vista insólitos no seu traballo. Até o día 26, no Azkuna Zentroa de Bilbao, “Todos os concertos, todas as noites, todo buxán” (Todos os concertos, todas as noites, todo buxán) é a súa exposición máis ambiciosa. Con esta escusa dirixímonos a el, e esta conversación semi-biográfica nace entre as mans.
Unai Brea @unaibrea2 2021eko irailaren 15a
“‘Zer esan nahi du?’ da artista bati egin dakiokeen galderarik izugarriena. Ez zait interesatzen artea definitzea”.  Argazkia: Ascii.disko
“‘Zer esan nahi du?’ da artista bati egin dakiokeen galderarik izugarriena. Ez zait interesatzen artea definitzea”. Argazkia: Ascii.disko

Vostede naceu nunha familia de obreiros, é un posible comezo da súa biografía.
Así é, e síntome orgulloso. Porque na miña xeración a arte, o artístico, parecía prohibido para persoas como eu.

Por que?
Por xénero e clase social. A arte non estaba ao alcance dos obreiros de clase. Doutra banda, insisto en que pertenzo a unha familia de traballadores, del, e dos da miña contorna, porque recibín certa actitude laboral. En lugar de queixarse de que as cousas funcionan mal, tentar facer as cousas. Dicíanme “estás tolo, non vas ter oportunidade”, é dicir, a posibilidade de practicar belas artes. E un día pensei “déixame en paz, eu farei o meu propio camiño”.

E matricularse en Belas Artes na UPV/EHU. Xa tiñas a idea de ser artista, ou escultor (sexa cal fose)?
Nin moito menos. Terminei o COU e o meu instinto dicíame que desde sempre podía debuxar e pintar, é dicir, como era hábil para a bidimensional, poderíame apuntar á Facultade de Belas Artes. Ter esa oportunidade era un privilexio que non estaba afeito.

Pensaba na palabra “escultura”? Naquela época, en Euskal Herria a sombra dalgúns escultores era longa: Oteiza, Chillida, Mendiburu...
Tiña a ansiedade de aprender todo o que tiña á miña ao redor, da mocidade. Ao principio trataba de convencerme de que debía facer algo que fose o máis parecido posible ao que se estimaba na miña contorna. Pero empecei a notar que igualar o que fan os demais non é saciante, e que copiar é fácil, pero sentir que non é tan fácil. Desde o principio pensei que sería interesante, como artista, andar no alto, cuestionar as cousas. Non queres conclusións, prefires preguntarche e, por tanto, as respostas dos demais tampouco son válidas.

Fotografía: Ir a Xastre

En “Todos os concertos, todas as noites, todo baleiro” ponse de manifesto que rompiches o teu camiño e non de ninguén. Houbo un momento determinado, un clic que che fixo decidir traballar con outros moldes desde o punto de vista de materiais?
Si, houbo un momento especial: Terminei as Belas Artes e funme a Nova York, cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha, pero coa sensación de que tiña que irse. O meu pobo natal, dalgunha maneira, expulsoume, había unha galga, porque na propia universidade dicíanme que o que facía era interesante, pero que non era unha escultura. E na cidade dos rañaceos sentín protexido, non porque se me abriron as portas (non tiña galerías ou algunha), pero si porque os demais non púñanme en dúbida. Empecei a traballar cos materiais que tiña ao meu alcance; eran materiais moi pobres, porque non tiña a posibilidade de adquirir os materiais escultóricos habituais, e, doutra banda, o que facía tiña que ser transportable despois, tiñan que ser obras de arte que podían caber na maleta. Baratos e moi pequenos.

Na exposición vese que un dos seus materiais preferidos é a roupa...
Isto vén un pouco antes de ir a Nova York. Aprendín que para traballar non había que esperar a estar nunha situación económica mellor, e que o que me rodeaba, sexa cal fose, podía converterse en material. Se non podía conseguir nada, abría o armario e comezaba a traballar o que alí atopara.

Vostede reuniu na exposición moitas das pezas realizadas ao longo da súa traxectoria e explicou que se complementan. É dicir, non é unha mera colección de obras realizadas por Ana Laura Aláez na súa vida. Hai algunha idea que resuma todo o que quixeches expresar?
Quizais sigo sen entender o que é a escultura. Teño que dicir, por outra banda, que esta non é outra exposición máis. Fíxeno coas vísceras, e creo que me substitúe perfectamente.

Di vostede que cando empezou, non só pola clase social, senón tamén polo xénero, non lle correspondía ser artista. É fundamental entre vostede a reivindicación do xénero?
Non se trata de reivindicar nada, iso é moi ambicioso. Eu non podo cambiar o mundo, ninguén pode. Por tanto, non reivindico o xénero, simplemente estou a falar da miña propia experiencia. A palabra “proclame” non é a máis axeitada, é a de usar cando consigas algo. Reacción accionarial. E a arte non é así, non creo, polo menos. Porque a sociedade se empeña en que a arte teña un efecto inmediato, “eu ensínolle isto e algo pasa”, e iso non é así. Non é así. Ti les un poema e iso reivindica algo? Pois que igual toda persoa ten dereito a facer aquilo que aparentemente non serve para nada. A palabra “reivindicación” ten un ton de funcionalidade, e a funcionalidade aínda é algo a longo prazo.

Soportes animados
da escultura
Durante varias semanas, até a véspera do día en que falamos con Ana Laura Aláez, púidose ver no Museo de Belas Artes de Bilbao unha videocreación da mesma: Portadoras queer: o dobre e a repetición (portadoras Queer: dobre e repetición). “O portador do título é unha palabra moi especial para min”, explica, “porque é o nome dunha exposición fotográfica que fixen a principios dos 90. Sempre pensei que as persoas somos portadoras de escultura, plantas perfectas para a escultura”. En Portadoras queer, Aláez recoñece recuperar varias formas de traballo que tiña autoinensuradas.